Palavras Domesticadas

Palavras Domesticadas

quarta-feira, 20 de março de 2019

Ivan Lins Lança "Somos Todos Iguais Nessa Noite" (Jornal de Música - 1977)

Em 1977 a parceria de Ivan Lins e Vítor Martins já estava consolidada, e naquele ano Ivan lançaria o disco Somos Todos Iguais Nessa Noite, que teve uma boa resposta da crítica e de público. A faixa-título, Dinorah, Dinorah e Quadras de Roda tiveram boa execução nas rádios, impulsionando a vendagem do álbum. Com uma ótima capa, assinada por Mello Menezes, capa dupla e um poster encartado, o álbum recebeu uma boa atenção da gravadora. Em sua edição nº 34, de setembro de 77, o Jornal de Música trazia uma matéria sobre o lançamento do disco, intitulada "Ivan Lins chega, afinal ao fim da noite'. O texto é assinado por Luiz Augusto Xavier:
"A crítica caiu de quatro. O que havia mudado tanto em Ivan Lins, a ponto dele gravar um disco seríssimo como Somos Todos Iguais Nessa Noite? Logo ele, que após o deslumbre festivalesco inundou o mercado com sofridas e comerciais descobertas, destruindo um promissor início de carreira. A mudança de parceiro foi a razão principal para um trabalho tão consciente? A mudança de gravadora e um disco gravado com plena liberdade de escolha? Mudou Ivan ou mudou no Natal?
- O que mudou foi a proposta literária. Antes eu era um compositor por conveniência. Era um músico sem uma proposta. O que mais me interessava era fazer som. Eu queria curtir com todos que tocavam comigo. Eu queria mesmo era fazer o que todo moleque deslumbrado faz com um instrumento na mão: curtir som. O trabalho de agora já não é mais vazio, murcho. Existe o lado literário, que passou a ter capital importância.
Como se não bastasse a feliz guinada em seu modo de sentir e compor, nos dias de hoje, Ivan Lins também mudou a forma de mostrar coisas antigas. Abre o show com 'Madalena', despida dos 'má e ma-dás' e mais fechada em um lento andamento, 'de um modo como sempre senti a maneira de cantar Madalena'. Essa compreensão de um trabalho que nascia errado pegaria Ivan no meio da carreira, ídolo consagrado por 'Agora', ' Amor É o Me País' e já por 'Madalena' - que ganhou até gravação de Ella Fitzgerald. Foi em 1973, e ele quase explodiu.
- Foi um ano terrível. Passei o ano todo sem querer fazer nada, fugindo de tudo. Tinha pavor de tudo e evitava procurar as pessoas para conversar. Eu tinha de repente sentido o que estava fazendo. Foi quando eu descobri que não tinha experiência nenhuma, pois todo o início de minha carreira aconteceu em 24 horas. Eu não tive que ficar esperando cobrões em corredores de gravadoras como quase todos os outros. Os cobrões é que vinham atrás de mim, tentando levar músicas àquele garoto que tem feito algumas coisas diferentes. Por não ter brigado pra entrar no barco, não tinha consciência da  importância que era estar nele. Era um robô comandado por resultados comercias daquilo que gravava. De repente eu acordei e descobri que alguma coisa não estava funcionando bem. Eu não estava funcionando bem.
Posto em retiro, Ivan Lins começou na fazer um balanço do que de bom havia feito e do que havia feito no todo. Angustiado pela verdade, compreendeu que estava sendo dominado pela máquina. Sentiu que estava se entregando ao 'monstro' que ele mesmo havia criado e para se livrar fez um mês de reflexologia, o que contribuiu muito para sua mudança.
- Comecei a descobrir uma série de coisas que falavam a meu respeito e que somente eu não havia percebido. Como tudo aconteceu muito rápido, eu era um profissional na teoria, pois continuava sendo um amador que pouco me importava com o resultado desta ou daquela música que fazia. Senti a barra e resolvi assumir a música de amador. Tinha o diploma de químico industrial e já tinha até um contrato oferecido por uma fábrica de cimento, onde eu começaria de baixo, como qualquer outro. Já não seria como foi na música, que no início era uma espécie de 'hobby', algo para as horas vagas mas que acabou me engolindo por fala de luta de minha parte. Batalhar por quê? De repente eu era um ídolo. Sem qualquer esforço. Eu estava despreparado para assumir uma posição que chegou fácil demais. Por isso a rasteira foi muito grande.
Os primeiros sinais de mudança surgiram em 1974, quando Ivan Lins voltou ao disco, lançando o álbum Modo Livre, pela RCA Victor. Embora ainda levemente preso à repetitiva criatividade do seu - até então - quase único parceiro, Ronaldo Monteiro, já ensaiava tentativas de se completar com outros letristas, Paulo César Pinheiro - 'Rei do Carnaval' - e Vítor Martins - 'Abre Alas' - sem saber que nasceria ali uma nova grande dupla na música nacional, que neste ano se firmou definitivamente. Esta parceria tornar-se-ia forte no LP Chama Acesa (1975), ainda pela RCA, em músicas como 'Lenda do Carmo', 'Joana dos Barcos', 'Ventos de Junho', 'Demônio de Guarda' e 'Corpos'. e definitiva em nove das onze faixas de Somos Todos Iguais Nessa Noite, lançado recentemente pela Odeon.
- O mais importante do disco Somos Todos Iguais Nessa Noite é que ele representa o somatório de minha carreira. É o resultado real de toda a minha vivência. Este disco, em princípio, devo a mim. E depois às pessoas que estão ao meu lado. Vítor Martins, o grupo Modo Livre e à Odeon. Algumas dessas músicas novas o público pode cantar comigo e canta mesmo. Durante os shows eu procuro mexer com eles, desafiando-os para que se soltem, desinibam e entrem na minha. É uma forma de libertar o público que não mais está acostumado a se manifestar em teatros, por culpa da televisão. No tempo do Fino da Bossa nós tínhamos um trio - piano, baixo e bateria - amador que lotava todas as apresentações. E o público participava. Naquela época, todas as meninas que cantavam imitavam Nara Leão ou Elis Regina; o pessoal do violão era chegado no Baden Powell e 'Astronauta' tinha execução indispensável; os trios, como o nosso, imitavam o Zimbo, Sambalanço e outros. E o público delirava e a televisão mostrava. A própria plateia imitava o que via na TV. Mesmo assistindo em casa, o pessoal participava. Tudo aquilo estava acontecendo realmente, espontâneo. Hoje a TV é fria e o público passou a ter um comportamento frio. O público está tão bem comportado quanto a turma do claque, que só aplaude ou grita no momento em que for programado para isso.
Músicas de Ivan Lins e Vitor Martins já estão na boca do povo, cantadas por ele - 'Somos Todos Iguais Nessa Noite', 'Quadras de Roda', 'Um Fado' - por Elis Regina - 'Cartomante' - ou por Nana Caymmi' - 'Mãos de Afeto' (uma obra-prima) - no retorno definitivo de quem teve que cair para sentir a barra. E Ivan Lins voltou forte, lançando desafios cheios de vitalidade, como diz em 'Qualquer Dia' (Ivan Lins & Vítor Martins), de seu último LP: 'Logo quem me julgava morto/ me esquecendo a qualquer custo/ vai morrer de medo e susto/ quando abrir a porta'. "

terça-feira, 12 de março de 2019

Earth, Wind & Fire - Revista Música (1980)

Em 1980 a banda americana de black music Earth, Wind & Fire se apresentou no Brasil, no Rio e em São Paulo. A banda era considerada na época uma das melhores do mundo, com seu som balançado e com bastante suíngue, típico da black music. Foram shows bastante divulgados e badalados, já que teve apoio  da Rede Globo, que anunciava diariamente as apresentações várias vezes em sua programação, e inclusive, gravou uma das apresentações e transmitiu na sexta-feira seguinte. A revista Música em sua edição 45, aproveitando a passagem da banda por aqui, fez uma matéria sobre a E,W&F:
"Se um líder musical lá do Norte falasse: 'nós queremos continuar a progredir e criar coisas... e esperamos criar um som que será o som de 1980' - você que gosta de música e está sempre atento às novidades, no mínimo reservaria um espaço do seu tempo pra escutar esse som, certo?
Agora, se esse mesmo líder, com sua banda de nove elementos, voasse pro lado de cá, pro Brasil, a fins de fazer apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro, aposto também, que você investiria nessa transação.
Pois é, foi o que aconteceu no mês de outubro no Ibirapuera (SP) e Maracanãzinho (RJ), quando o público viu e aplaudiu o que esse grupo propôs em termos de 'som de 1980'.
Eu falo do conjunto Earth, Wind & Fire. Pras cucas mais esquecidinhas dou três dicas: Fantasy - September - Reasons. Que tal? Tudo mais claro agora? Essas três, na certa, são bastante conhecidas, né moçada? Logicamente tem muito mais, como 'Can't Hide Love Getway', ou a incrível roupagem que deram a 'Got To Get You Into My Life' dos fenomenais Beatles.
O Earth, Wind & Fire existe desde 1970 e de lá pra cá conta-se oito elepês. Seu líder - Maurice White tem a preocupação, no seu trabalho, de não estabelecer limites quer musical, quer espiritual. Ele diz - ' quando eu e meu irmão Verdine chegamos à conclusão de que precisávamos de músicos positivos no grupo, contratamos caras que realmente tinham bons fluidos, caras que não haviam sido queimados pela sociedade, sem malícia, puros, e que só emanavam boas vibrações.
Foi dentro desse espírito que formaram um som contagiante, onde se percebe ritmos africanos com base no funk, misturados com jazz, gospel e rythm'n'blues, fazendo jus ao título de uma das mais importantes bandas de soul na América do Norte.
E isso você pode confirmar ouvindo seus quatro elepês lançados aqui no Brasil: 'Gratitude' - 1977, 'All'n All' - 1978, 'I Am Earth, Wind & Fire - 1979, 'The Best of Earth, Wind & Fire' - 1979.
Detenha-se em 'Gratitude', um álbum gravado ao vivo. Vai ver como o pessoal maneja bem a voz e os instrumentos, independente dos muitos recursos que uma gravação de estúdio pode oferecer.
E só pra reforçar tem mais essa: no LP 'All'n' All', lado 1, quarta faixa, você vai encontrar na música 'Love's Hollyday', um trecho musical intercalado... sabe de quem? Do Milton Nascimento e Toninho Horta, com a composição 'Ponta de Areia'. Pois é, isso parece bastante incentivador pra vocês curtirem o Earth, Wind & Fire. Agora que a banda foi embora, vamos passear na rotação dos jazz, blues, gospel... Um canto que vale a pena."

quarta-feira, 6 de março de 2019

Disco de Tim Maia de 1971 - Resenha de Zé Rodrix (Jornal Rolling Stone - 1972)

O jornal Rolling Stone faz parte da cultura alternativa brasileira dos anos 70. Em sua edição nº 3, que circulou em fevereiro de 1972, o jornal em sua seção de resenhas de discos traz uma crítica do antológico segundo disco de Tim Maia, lançado em 1971, e assinada pelo músico Zé Rodrix, que assina como José Rodrix. Segue abaixo a resenha:
"Tim é um sujeito muito exigente. Só grava o que quer, onde quer, e quando quer. Recusou neste disco, o estúdio de 4 canais e os técnicos da Philips (com toda razão), e foi fazer seu disco na Somil, com o Celinho atrás da mesa; encheu o estúdio com os músicos de sua preferência e sentou a ripa. O resultado está aí na praça à disposição de qualquer um. Tim Maia vendeu uma respeitável quantidade de discos e, por isso, entre outras razões ganhou o direito ao que os menos divertidos analistas de mercado chamam de frescuras de gênio.
Acontece, minhas ovelhinhas, que as facilidades que o Tim encontra para fazer seu disco deveriam ser as condições normais de trabalho de um artista nas terras de El Rei Dom Manuel. No entanto, pela própria deformação ideológica dos responsáveis monetários pela indústria da música e dos já citados analistas de mercado, essas coisas de paz, tranquilidade e condições positivas são, como eu já disse, frescura de gênio, sendo gênio tomado pelo lado mais depreciativo, e frescuras tendo aquela conotação mais abichornada que todos conhecemos.
Tim Maia se coloca numa posição muito estranha: ou ele faz o disco que quer ou não faz disco nenhum. E colocar as estruturas comerciais de uma gravadora com o fiofó na parede, é coisa que nem Roberto Carlos consegue fazer.
De nenhuma forma eu estou advogando que as gravadoras abandonem a sua política de vendas. A culpa é mais nossa que delas. Cada um toma a sopa na temperatura que aparece, e alguns até preferem comer o mamão pelo lado podre. Nós operários do som é que temos a obrigação (e não mais o direito) de exigir o mínimo de condições para a realização do nosso trabalho. E não falo em meu nome, já que nada tenho a reclamar. Falo em nome de quem está começando; por favor, se for necessário ficar mais dois ou três anos sem gravar, fiquemos; só partamos pra luta quando o direito de escolha das armas, no campo de batalha e da munição for nosso. Porque o inimigo, esse já está escolhido faz horas.
Vamos seguir o exemplo do mano Tim.
Tim foi mais longe, nesse disco, na sua busca pessoal por um som definido. As raízes pessoais de TM vão da Tijuca até Nova Iorque e vice-versa. E o compadre se aprofundou mais em sua piscina de matéria-prima que qualquer outro. Não adianta nada dizer que o disco é chato, que é tudinho igual ao de sempre. A ideia da inovação não é essencial à obra de um artista, por mais que queiram me convencer disso. Tim Maia faz o que quer, se o que ele quer está no disco, muito que bem. As rapaziadas mais variadas consomem o mano. Não pode existir um conceito de análise baseado em deformações intelectuais do gosto, mas sim por si próprio. Eu não quero saber de teorias e novos enfoques. Quero saber porque uns gostam muito, outros mais ou menos (meu caso) e outros abominam. Os folclores de análise, modernosos, e meio sem forma, não vêm ao caso absolutamente.
Ora muito bem. Tim misturou suas coisas todas e fez o pequeno chiclete. Tem uma voz excelente & maleável. Letras comuns e integralmente consumíveis (porque integralmente consumidas há muito tempo). Uma banda de metais com um drive considerável., uma cozinha bastante entrosada. A descoberta do baião (ou redescoberta, ou retomada, ou qualquer outra coisa) e as comportas abertas de suas experiências em soul (argh!!). Nada difere muito de nada. Tem carrego e a mesmo tempo não tem. Mistura ainda timidamente o instrumental caboclo e estrangeiro (se exigem uma rotulação). Canta em inglês, as mesmas ideias que em português. Meu amor, eu vou, eu fui, eu te amo, idem, por aí. Os blues do disco não passam de imitações tímidas (sem necessidade). A gravação de Preciso Aprender a Ser Só ficou fraca., porque blues brasileiro Lupiscínio Rodrigues fez bem melhor. Observem com cuidado a faixa Meu País, que tem o Yes mais irônico que já vi na vida. Preferem Não Vou Ficar na voz de Roberto Carlos ou na do Tim? Só posso fazer perguntas ou dar dados. Eu admiro a personalidade de Tim Maia, que não aceita distorções na sua ideia, como ia acontecendo aí num programa do Flávio Cavalcanti e ele quase dá uma surra disciplinar num dos jurados do dito senhor, que depois pediu muitas desculpas, etc... Tim não admite colher torta em seu manjar. Notaram como dá poucas entrevistas? Pois é exatamente esse Tim Maia decidido e coerente o que ainda não saiu no disco, o que é uma pena. 
Zé Rodrix
Agora, linda mesmo é a ficha técnica, que diz até o nome dos músicos de cordas, esses eternos injustiçados, e na qual eu reencontrei o Capacete, que veio de Sampa só para gravar com o Tim. Dançável, audível, produção do próprio Tim, assessorado por Jairo Pires, a maior folha corrida de maus serviços prestados ao disco no Brasil. Só lamento a não inclusão do nome do arranjador que, presumo, sejam o Tim e Peter Thomas, o organista, que tocou muito acordeon com o nome de Gaúcho do Acordeon; e hoje é Peter Thomas, o dono dos bailes de sábado.
Não há mais nada a dizer. Há apenas muito a desejar.

segunda-feira, 4 de março de 2019

John Lennon - O Pai de Todos (Revista Bravo - 2010)

Em 2010 completaram-se 30 anos de morte de John Lennon, uma das personalidades mais marcantes do rock, e do próprio século XX. Músico e compositor, contestador e e defensor intransigente dos direitos civis, Lennon, além de tudo foi uma personalidade política. Naquele ano, a revista Bravo lançou uma edição especial falando de Lennon, e suas múltiplas atividades. Dentre os vários textos, além de biografia, discografia e análises de sua obra, há esse, assinado por Sergio Martins, intitulado "O Pai de Todos":
" John Lennon não foi apenas o mais importante dos Beatles. Os Beatles foram uma criação de John Lennon.
A frase acima é polêmica? Vamos aos fatos. Foi Lennon quem formou o The Quarrymen, uma banda de skiffle  - mistura de jazz, folk e música folclórica britânica - que, tempos depois, se transformaria nos Beatles. Ele também chamou o guitarrista Paul McCartney para juntar-se a eles e atendeu aos pedidos de Paul para colocar o imberbe George Harrison na outra guitarra. Além disso, operou a transformação do grupo de skiflle numa banda de rock'n roll e despertou a atenção do empresário  Brian Epstein em uma apresentação da banda no Cavern Club. Por fim, pelo menos até 1966, quando o excesso de maconha e LSD parecem ter afetado, pelo menos temporariamente, o seu raciocínio e a sua disciplina dentro dos estúdios de gravação, Lennon foi o porta-voz dos Beatles e era quem tomava as principais decisões relativas à banda.
Em 1956, junto com o companheiro de escola Peter Horton, John Lennon, então com 16 anos, criou o The Quarrymen. Enquanto tocava guitarra e fazia os vocais, Horton cuidava da percussão - na verdade, uma tábua de lavar roupa, 'instrumento' que era normalmente usado pelos grupos de skiffle. No mesmo ano, após ter feito um show numa quermesse da igreja do bairro onde morava, Lennon conheceu o cantor e guitarrista Paul McCartney. Com certeza, esse se tornou um dos momentos cruciais da história do rock mundial. Não só por ter sido o primeiro encontro de uma das maiores parcerias da música pop, mas por ter marcado o início de uma relação calcada pelo clima de competição e admiração mútua que acompanhou os artistas pelo resto da vida.
Depois de convidar Paul para integrar sua banda, Lennon, que sempre foi um tanto gabola - na verdade, um artifício para mascarar sua timidez e seu sentimento de rejeição -, assustou-se quando descobriu que o recém-chegado conhecia muito mais acordes do que ele. Como o novo amigo era um músico superior, o nível de exigência (e de insegurança) de Lennon também aumentou. Tanto que, uma vez, cansado dos erros de Horton na tábua de lavar roupa, ele a destroçou na cabeça do amigo. Apesar disso, pouco depois, Lennon recrutou o amigo Stuart Sutcliffe para ser o baixista do grupo, apesar de seus conhecimentos musicais quase inexistentes. Àquela altura, George Harrison já havia se integrado à trupe e, reduzido a três guitarristas, o Quarrymen se transformara em Beatles. Foi nessa época também que vários bateristas tentaram a sorte nos Beatles, até que eles optaram por um garoto chamado Pete Best. A escolha teve inspirações mais práticas do que musicais: a mãe de Best, Mona, era dona do Casbah, uma casa de rock onde costumavam se apresentar.
A história dos Beatles começa mesmo em 1960, quando iniciaram um período de shows pelas boates da cidade alemã de Hamburgo. Foi ali que o grupo burilou seu repertório, tocando a princípio covers de Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard, entre outros ícones do rock dos anos 1950, e onde os músicos desenvolveram suas personas no palco. Lennon seria sempre o gênio rebelde, McCartney, o menino bem comportado e Harrison, o garoto discreto. Entre os Beatles, as atitudes de Lennon sempre foram as que mais se aproximavam do espírito do rock'n roll. Uma vez, em Hamburgo, ele cumprimentou a plateia com a famigerada saudação nazista. Tempos depois, no auge do sucesso, John imitava deficientes mentais ou soltava frases que deixavam o público apoplético, como a impagável 'as pessoas dos assentos mais baratos batam palmas. O resto pode chacoalhar as joias'.
Lennon chegou a estudar na Escola de Artes de Liverpool, tinha talento para o desenho e o Beatle que tinha mais facilidade para a composição de músicas, o que fazia de maneira destrambelhada. Em seu livro de memórias, Here, There & Everywhere, o engenheiro de som Geof Emerick, que trabalhou nos principais discos dos Beatles, traça uma comparação curiosa entre o método de criação de McCartney e de Lennon. O primeiro era organizado e possuía uma ideia clara do que queria. 'Coloque um pouco de percussão aqui, aumente o baixo ali', diz Paul. Já Lennon trabalhava de modo caótico. As letras eram amontoados de garranchos largados em pedaços de papel. Quando sugeria alguma coisa, pedia ao técnico que fizesse soar 'como James Dean montado na motocicleta' ou 'como Dalai Lama falando do alto de uma montanha'. Graças à engenhosidade dos técnicos de som, ele conseguia ser atendido em boa parte dos casos. Mesmo com a maneira confusa de criar, porém, Lennon era tão respeitado pelos colegas, que se tornou o único Beatle que podia dizer a Paul McCartney se determinada canção valia a pena ser gravada.
Líder e porta-voz do quarteto, Lennon dava boa parte das entrevistas à imprensa e passava adiante as opiniões e desejos dos integrantes da banda quando havia questões profissionais em jogo. Foi ele, por exemplo, quem avisou ao produtor  George Martin que os Beatles não queriam cantar How Do You Do It, música do compositor profissional Mitch Murray, mas sim uma canção composta por ele e McCartney. O grupo venceu a queda de braço e gravou em seu primeiro disco não apenas Love Me Do como Please Please Me, que se tornaram imensos sucessos e impulsionar a beatlemania.
O modo direto com que sempre expressou seus pensamentos e desejos fez com que Lennon também fosse escolhido para dar os recados mais malcriados da banda. Em 1968, quando os Beatles descobriram que o guru hindu Maharishi Manesh era um picareta, foi Lennon quem avisou ao mestre que o grupo estava partindo. 'Se você fosse realmente cósmico saberia por quê', disparou ele, que, apesar da superfície áspera, tinha um bom coração. Tanto que evitou anunciar, no início da carreira dos Beatles, que eles haviam decidido despedir o baterista Pete Best, considerado ruim pelos produtores da gravadora. Lennon pediu que Brian Epstein desse o recado, mas depois se arrependeu. 'Fomos uns cretinos', declarou mais tarde.
Lennon e Eric Clapton
John era extremamente crítico, inclusive consigo mesmo. Ele não escondia de ninguém, por exemplo, que não gostava de como sua voz soava nos discos, achava-a 'anasalada' demais. Foi exatamente esse 'defeito', no entanto, que deu charme às baladas que cantou com os Beatles e tornou seus rocks mais vigorosos. Contrastando momentos de (auto) crítica e mau humor com pitadas de sarcasmo, Lennon provocava situações que constrangiam não só os colegas de banda, mas quem mais estivesse por perto. Em 1967, o guitarrista do grupo americano The Turtles, cujos integrantes se diziam discípulos dos Beatles, encontrou John em um clube noturno e foi cumprimentá-lo pelo disco Sgt. Pepper's. Sem ter qualquer motivo, já que o The Turtles nem era tão ruim assim, Lennon foi tão cruel com o músico que o fez pensar em abandonar a carreira artística.
A influência de John Lennon na trajetória dos Beatles também foi enorme. ele não dizia explicitamente que rumo a banda devia tomar, mas fazia com que os outros assimilassem as mudanças musicais que considerava importantes. Em 1964, por exemplo, depois de uma conversa com Bob Dylan, na qual ele aconselhou os Beatles a dar mais valor à qualidade de suas letras, Lennon se esforçou para criar as melhores composições de Help!. Nas canções do disco seguinte do grupo, Rubber Soul, ficou muito claro que o resto da banda também havia assimilado o conselho de Dylan.
Lennon perdeu o interesse pelos Beatles em 1966, quando, primeiro, passou a usar maconha e LSD além da conta. Quando foi reprimido por McCartney, respondeu com I'm Only Sleeping. No final desse ano, Lennon conheceu Yoko Ono. O fato, junto com a morte de Brian Epstein em 1967 e a ascensão de McCartney como 'pensador' da banda - uma atitude justa, visto que ele foi o mentor de Sgt. Pepper's tinha uma curiosidade artística maior do que a do parceiro - fez com que Lennon, aos poucos, se afastasse dos Beatles. "

domingo, 3 de março de 2019

Meu Nome É Moacyr Luz - Revista Música Brasileira (1996)

A revista Música Brasileira, que circulou nos anos 90, em sua edição nº 1 (dezembro/1996) trazia um perfil de Moacyr Luz, escrito pelo próprio. Era uma seção chamada "Auto Perfil", em que uma personalidade da música falava de si próprio. Moacyr fala de si, de seu envolvimento com  a música, de sua vida, suas experiências, parceiros, etc. Segue abaixo o texto:
"Sou compositor, toco meu violão e, o melhor de tudo, sou carioca. Costumo brincar que faço o tipo 'Via-Jóquei'. Morei no Méier, Jacarepaguá, Copacabana, Bangu, Botafogo, Catumbi, Grajaú e Tijuca (antes de voar, eu conheci As Andorinhas).
Minha mãe me fez supersticioso. Conheci o violão no dia que o meu pai morreu. Achei que fosse um sinal. Fiquei muito próximo da família Delmiro (Carlos, o mestre, e Hélio, a alma). Dei sorte. O Hélio me ensinou a ouvir. Tinha 15 anos e acompanhava, do sofá, os ensaios com Victor Assis Brasil, Luiz Eça, um encontro com Sarah Vaughan, Elis Regina e Elizeth Cardoso.
Com 20 anos, dividido entre ser músico de jazz ou compositor, gravei minha primeira música com a belíssima Lana Bittencourt. Já sabia beber. Pois é, foi num botequim que eu apontei o norte de minha vida: conheci meu parceiro Aldir Blanc. Ele tem uma bolsa de corvim marrom, desde Amigo É Pra Essas Coisas.
O bar era do Jota Maranhão, meu parceiro em Retrós, (música gravada por Nana Caymmi), e já de manhã, no carro, descobrimos que éramos vizinhos de prédio (estava morando há pouco tempo com minha mãe, a verdadeira vizinha).
Pensei: minha mãe, eu supersticioso, e o mesmo prédio, achei que fosse um sinal.
Dei sorte. O Aldir me ensinou a falar. Tinha 26 anos e convivi com Paulo Emílio, Maurício Tapajós, Paulinho Pinheiro. E fomos fazendo canções. Com o fígado em dia, gravei em 88 um LP com músicas mais lentas. Juntos já tínhamos feito canções para Leila Pinheiro, Nana, Leny, Elba, Amelinha, entre outras maravilhosas cantoras.
O Brasil, com o nosso inesquecível Sarney, acordava com uma inflação de 50% ao mês quando fomos salvos por Coração do Agreste, tema de novela que Fafá de Belém transformou em Prêmio Sharp e música preferida dos calouros da TV. Uma delícia.  
com o parceiro Aldir Blanc
Depois, minha amiga, a diva do samba Beth Carvalho, propôs uma parceria nova. Juntamente com Paulinho Pinheiro, fizemos numa tarde Saudades da Guanabara, que fala da minha cidade com esperança, sem o rancor que nos cercava nessa época. Tenho muito orgulho deste samba. Gravamos com Gilberto Gil, Bethânia, Rosa Passos, Fátima Guedes, Amélia Rabello, divinas.
Hoje sou preto velho. Ouço samba logo que acordo ou quando estou cozinhando, minha grande fantasia. Gravei um CD, 'Vitória da Ilusão', tomo as minhas cervejas no Bar da Maria e me emociono com Aracy de Almeida.
Amo minha mulher, com quem estou casado há 12 anos, e deixei com Aldir dois sambas novos pra gente fazer um dias desses. Dei sorte."

sexta-feira, 1 de março de 2019

Bob Dylan - O Dilema do Artista (Revista Rolling Stone EUA - 1985)

Bob Dylan é uma das figuras mais importantes  e influentes do rock, sem dúvida. Há quem não goste de sua voz e de seu jeito de cantar. Há quem não se encante com suas músicas e o considere chato para os padrões normais do gosto pessoal de quem curte rock. Mas a verdade é que esse grande poeta e músico americano revolucionou e influenciou dezenas e dezenas de artistas que vieram depois dele.
Em 2007 a revista Rolling Stone Brasil publicou uma edição especial só com matérias publicadas sobre Dylan em 40 anos de sua matriz americana. São várias matérias, entrevistas e resenhas sobre a carreira desse excepcional artista. Dentre elas, essa matéria publicada originalmente na edição americana de dezembro de 1985, quando Dylan estava lançando o disco Empire Burlesque. A matéria é assinada por Davis Fricke, e intitulada "O Dilema do Artista":
" 'Já fiz toda a diferença  que podia', declara Bob Dylan. 'Meu posto está seguro, qualquer que seja ele. Não preciso me preocupar em fazer algo diferente ou me manter moderno. Vendi milhões de discos. Fiz todos os shows grandes possíveis. Fui aclamado algumas vezes. Não tenho mais a motivação de provar que sou o melhor.'
Dylan faz essa declaração sem o mesmo floreio - um lento trago no cigarro, um rápido gole de Heineken. É uma conversa estranha para um homem em meio a uma rara sequência de entrevistas, primariamente para divulgar o novo álbum Empire Burlesque. Mas enquanto Dylan é cordial, franco até, nas respostas, há uma ponta de indignação e esgotamento na voz dele, como se estivesse cansado de carregar  o peso da própria lenda. Aos 44 anos, Dylan não se preocupa mais em criar sucessos - ou fazer história. 'Não sinto que ainda tenho alguma coisa pra provar', ele diz, sentando-se na beira da piscina do hotel em Los Angeles com uma jaqueta de couro preta pendurada sobre os ombros. 'Tenho todo o direito de fazer o que quero. Vendendo discos ou não, não sei.
O novo rumo de Dylan surge depois de anos de insegurança aparente, tentando lidar com as mudanças radicais do rock mainstream. Ele dá uma olhada de desdém por cima do ombro mirando o sistema de som do hotel, que toca 'Hungry Like The Wolf', do Duran Duran. Ele admite, sem ressentimentos, que não faz parte da trilha sonora de muitos adolescentes oitentistas. 'Eles não precisam me acompanhar', diz. 'Eles têm sua própria gente para seguir'. De fato, os álbuns recentes de Dylan venderam modestamente comparados aos discos de platina alcançados por aqueles considerados herdeiros espirituais dele, como Bruce Springsteen e Mark Knopfler, do Dire Straits. Quando questionado se tinha identificado alguma influência dele em Nebraska, de Springsteen, ele retruca: 'Sim, mas e daí? Estou velho demais para recomeçar e jovem demais para ficar reclamando de quem me copia'.
Ainda assim, Empire Burlesque - com destaque para a galopante 'When The Night Comes Falling From The Sky' - representa uma aposta significante da parte de Dylan. Contrário a se render às pressões do sucesso, ele sem dúvida é esperto o bastante para usar a nova ciência do pop a favor da carreira. 'Não sei fazer essa coisa de usar o estúdio como se fosse outro instrumento', ele se rende. 'Muitos garotos sabem. Mas para mim já é tarde demais.'
Por isso, ele recrutou o produtor Arthur Blaker, que deu a Empire Burlesque uma mixagem high-tech e animada. Dylan gravou em períodos isolados de criatividade no decorrer de 18 meses, na maior parte com um elenco de apoio eclético que inclui Sly Dunbar e Robbie Shakespeare, alguns dos Heatbreakers de Tom Petty, e Mick Taylor, ex-Rolling Stones. 'Minha dificuldade em gravar discos', prossegue, 'é que, quando gravo em estúdio, nunca soa nem um pouco parecido quando eu coloco a fita para tocar. Qualquer que seja o tipo de som ao vivo em que eu estiver trabalhando, sempre se perde em meio às máquinas. Há alguns anos, eu entrava, tocava e isso passava para a fita. Hoje, o som é tão limpo que nada que você faça errado é registrado no final. E meu material é basicamente composto de erros.'
Mas o outro lançamento de Dylan, a retrospectiva em cinco discos chamada Biograph, resume o impacto cataclísmico do cantor em uma nova geração de compositores. Uma coletânea exaustiva dos melhores trabalhos de Dylan entre 1962 e 1981, Biograph é significativa tanto como coleção essencial, 53 faixas no total, quanto por seu resgate de gemas como 'Percy's Song', uma versão ao vivo de 'Visions of Johanna' e uma elétrica 'I Don't Believe You', de um show feito em 1966, acompanhado dos futuros membros do The Band.
Dylan também teve o capricho de escrever textos no encarte em que explica pela primeira vez, faixa a faixa, as pessoas, lugares e motivos por trás das músicas mais conhecidas da carreira dele. 'Não tenho qualquer relutância em falar como faço minhas composições, mas ninguém nunca fez as perguntas certas', Dylan diz sorrindo. 'Só tentei ser breve, lembrar como as coisas aconteceram. Não sou muito fã de nostalgia. Toda vez que alguém vê meu nome, é sempre 'os anos 60 isso, os anos 60 aquilo'. É só mais um jeito de me categorizarem.' O único segredo que Dylan não compartilha é como compõe. 'Ainda é difícil falar sobre como toco, sobre como componho. É como um cara cavando um fosso. É difícil explicar como é sentir a enxada entrando na terra.' "